Legenda da foto: O gerente deste blog no dolce far niente
Entrevista compartilhada do blog SETAROS’S BLOG, em 1 de
maio de 2014
Entrevista com o blogueiro no Dia do Trabalho
Entrevista realizada comigo pela crítica paulista Teeh Schwarz
há alguns anos atrás. As cervejas foram pagas por ela.
1) Qual foi o motivo do interesse pelo cinema? Como se deu
esse envolvimento?
André Setaro - Comecei a me envolver com o cinema desde que
comecei a frequentá-lo lá pelos meados do século passado. A primeira vez que
entrei numa sala de exibição tinha 6 anos de idade. Naquela época, década de
50, menino de calças curtas (era o tempo das calças curtas para garotos) via
muito filmes americanos e chanchadas brasileiras, melodramas mexicanos, além,
claro, de desenhos animados tipo Tom & Jerry. Minha formação
cinematográfica inicial se dá, portanto, com o cinema de gênero made in Hollywood
(os musicais inesquecíveis da Metro, os thrillers, os filmes de guerra, os
épicos históricos, e, principalmente, o western, que, na definição do grande
crítico francês André Bazin, é o cinema americano por excelência). O cinema
brasileiro, com raras e honrosas exceções, produzia quase que somente
chanchadas. Com o passar do tempo, comecei a frequentar o Clube de Cinema da
Bahia, programado por um grande ensaísta da arte cinematográfica, Walter da
Silveira. Foi ele quem, no seu clube, mostrou aos baianos os filmes do
expressionismo alemão, do neorrealismo italiano, do realismo poético francês,
da escola soviética (Eisenstein, Pudovkhin…), o cinema japonês etc. Tinha por
volta de 15 anos quando percebi que o cinema, sobre ser um entretenimento, um
espetáculo, era também uma expressão de arte. Fiquei impressionado com A
aventura (1959), de Michelangelo Antonioni,La dolce vita, de Federico Fellini,
Os 7 samurais, de Akira Kurosawa, O encouraçado Potemkin, de Eisenstein etc.
Era já um adolescente cinéfilo antes de penetrar na juventude e, mais tarde, na
chamada idade da razão. Há, segundo o filósofo Jean-Paul Sartre, a idade da
ilusão e a idade da razão. O rito de passagem de uma a outra é problemática e
varia de pessoa a pessoa. Vale ressaltar que me tornei um amante de cinema por
meio autodidata. Via os filmes com interesse (os mais importantes mais de uma
vez) e lia bibliografia especializada e críticas dos grandes suplementos,
principalmente os do eixo Rio-São Paulo. Nasci no Rio, em 1950 (já estou me
sentindo velho), mas, desde tenra idade, vim morar em Salvador, ainda que todo
ano fosse passar, nas férias, um mês na Cidade Maravilhosa. Anotava, num
caderno, todos os filmes que via, ficha técnica completa, cinema onde foi visto
o filme, e fazia ligeiros comentários.
Meu envolvimento com o cinema se deu por uma afinidade
eletiva, por uma relação de assombro e admiração ou, se se quiser, por um ato
de amor à arte cinematográfica. Findo o hoje chamado segundo grau, fiz
vestibular para a Faculdade de Direito, onde me formei em 1974, tornando-me um
advogado sem futuro. Mas, na faculdade, fiquei responsável pela programação do
seu cineclube e redigia comentários sobre os filmes exibidos que eram
distribuídos na porta de entrada. Em 1974, comecei a publicar textos sobre cinema
no jornal soteropolitano Tribuna da Bahia e, meses depois, fui convidado para
escrever uma coluna diária que se alastrou por 20 anos até que, em 1994, passei
a escrever a coluna apenas uma vez por semana. Meu envolvimento com o cinema se
dá, assim, pela crítica. Mas, preguiçoso, achava que fazer um filme dava muito
trabalho e, naquele tempo, não havia a facilidade do digital. Era tudo muito
difícil. Mas, mesmo assim, para aprender alguma coisa, trabalhei como
assistente de direção de alguns filmes baianos (Voo interrompido, 1968, de José
Umberto, filme underground, do chamado Cinema Marginal), fui ator em O cisne
também morre (1982), de Tuna Espinheira e realizei um Super 8 cujo título,
esdrúxulo, é Pizzaria Eisenstein (1984).
Frustrado com a experiência como advogado, fui fazer
Comunicação (Jornalismo) e, depois, Mestrado em Artes Visuais, cuja dissertação
versou sobre cinema: Narrativa e fábula no discurso cinematográfico. Em 1979,
entrei para ser professor da área de cinema da Faculdade de Comunicação da
Universidade Federal da Bahia, onde ensino até hoje disciplinas da área como
Oficina em Comunicação Audiovisual, Linguagem Cinematográfica, etc. Publiquei
Panorama do Cinema Baiano, em 1976, e Alexandre Robatto Filho, um pioneiro do
cinema baiano, em 1992, ambos editados pela Fundação Cultural do Estado da
Bahia. Estou, no prelo, com três livros, que fazem parte de Escritos sobre
cinema.
De nada adiantam cursos de cinema se a pessoa não se
interessar. Os cursos ajudam e podem ser proveitosos desde que o indivíduo se
interesse pela coisa. O que se aplica, aliás, às demais atividades. É
importante que se conheça os chamados filmes essenciais, os filmes-faróis da
história do cinema, os filmes divisores de água, que contribuíram para o
desenvolvimento da linguagem cinematográfica, a exemplo de O encouraçado
Potemkin(1925), de Eisenstein, Ladrões de bicicleta (1948), de Vittorio De Sica
(para se ter uma idéia da importância do neorrealismo italiano), Cidadão Kane
(1941), de Orson Welles, Hiroshima, mon amour (1959), de Alain Resnais,
Morangos silvestres (1957), de Ingmar Bergman, Oito e meio (1963), de Federico
Fellini, a trilogia de Michelangelo Antonioni (A aventura, A noite, O eclipse),
Aurora (1927), de Murnau, La passion de Jeanne D’arc (1928), de Carl Theodor
Dreyer, Acossado e O desprezo, ambos de Jean-Luc Godard, entre muitos outros. A
citação se faz aqui apressada e de memória.
2) Desde o início já pretendia atuar profissionalmente na área? Afinal, muita gente acha isso pouco viável, excentricidade. Inclusive, ainda, atualmente.
André Setaro - Se atualmente o cinema é estudado nas
universidades de todo o mundo, antes, porém, a coisa era diferente. O cinema
era considerado apenas um entretenimento, um divertissement, um passatempo para
os momentos de ócio. Com os estudos efetuados a partir da segunda metade do
século passado, principalmente por sociólogos e comunicólogos, verificou-se que
o cinema invadiu o imaginário coletivo das pessoas e, por isso, era preciso ser
estudado. O cinema mudou hábitos, comportamentos, influenciou o way of life.
Assim, quando comecei a escrever diariamente sobre a chamada sétima arte, a
ganhar alguma coisa com isso, ainda nos anos 70, e principalmente numa velha
província como Salvador, certo dia mostrei a uma tia carrancuda minha coluna
impressa no jornal e ela me respondeu: “Você não tem nada para fazer, não?”.
Sim, o cinema não era levado a sério profissionalmente, considerado uma utopia,
uma excentricidade como você bem frisa na pergunta. Ainda hoje, o profissional
da área é marginalizado, inclusive no Brasil.
3) Como cinéfilo, o que acha da qualidade do cinema nacional
e sua ‘baixa valorização’ no próprio território?
André Setaro - O nó górdio do cinema brasileiro está no tripé produção-distribuição- exibição. O mercado exibidor brasileiro está completamente tomado pelas multinacionais (os complexos de cinemas Cinemark, Multiplex etc), e é muito difícil para um realizador iniciante encontrar guarida neste mercado. Se a produção de filmes nacionais passa dos 70 por ano, incentivada, principalmente pelas leis de incentivo, que gera a famigerada captação de recursos, a maioria deles, no entanto, não é exibida. O cineasta que consegue exibir seus filmes é aquele que faz parceria, na produção, com as multinacionais. O que adianta produzir um filme se ele não é exibido? A grande platéia do cinema brasileiro se encontra nos festivais que proliferam país afora. O cinema brasileiro está maduro do ponto de vista técnico, mas seus realizadores se subordinam muito ao mercado, porque precisam captar recursos e as empresas apenas se dispõem a doar recursos àqueles filmes que possuem viabilidade e exequibilidade comerciais.
Os filmes brasileiros que são exibidos em boas salas são
aqueles cujos produtores entram em parceria com as multinacionais, a exemplo de
Luis Carlos Barreto, Daniel Filho, Walter Salles, Cacá Diegues etc
Mas não se pode negar que tecnicamente, na última década, o
filme brasileiro tem padrão internacional. Tecnicamente falando, devo
ressaltar. Mas não possui a criatividade do passado, principalmente dos anos
60, quando explodiram o Cinema Novo e o Cinema Marginal (dois exemplos de
obras-primas: Deus e o diabo na terra do sol, de Glauber Rocha, e O bandido da
luz vermelha, de Rogério Sganzerla. Os cineastas não se aventuram na busca do
novo por impedimento mercadológico. Na época do Cinema Novo, não havia
captação, havia mais liberdade de criação.
4) Você diz que Walter da Silveira, de certa forma, foi quem
apresentou os filmes internacionais que fogem ao estereótipo de blockbusters
aos soteropolitanos e, inclusive, à você. Mas e quanto as produções nacionais?
Quais lhe atingiram?
André Setaro – Conheci o cinema brasileiro nos anos 50 e, nesta época, a maioria dos filmes nacionais era constituído de chanchadadas populares: comédias com Oscarito, Zé Trindade, Grande Otelo, Ankito, Mazzarropi, entre outros. Lembro-me das filas imensas que se formavam nas portas das salas exibidoras. As chanchadas se constituíram em grandes sucessos populares e, creio, foi a melhor época para o cinema brasileiro em termos de bilheteria. Mas os críticos, a maioria deles, as abominava. Foi preciso que o tempo passasse para que, décadas depois, elas viessem a ser revalorizadas, e atualmente, inclusive, são objeto até de dissertações e teses de mestrados e doutorados. Recordo-me de muitas delas: Marido de mulher boa, Mulheres à vista, O massagista de madame, O batedor de carteiras, Chico Fumaça. As melhores, contudo, eram as dirigidas por Carlos Manga, satíricas e paródicas, a exemplo de O homem do sputnick, com Oscarito, Nem Sansão nem Dalila, também com Oscarito (um gênio!) ao lado de Grande Otelo, e, também com estes, Matar ou correr (paródia do clássico western Matar ou morrer/High Noon, de Fred Zinnemann, com Gary Cooper). Gostei particularmente de De vento em pôpa, também de Manga. Se a chanchada predominava, havia também os filmes da Vera Cruz. O cangaceiro(1953), de Lima Barreto, constituiu-se num grande êxito, assim como Sinhá Moça, de Tom Payne, sobre as tentativas abolicionistas no século retrasado numa cidade de Minas Gerais. E Nelson Pereira dos Santos, a seguir o exemplo do neorrealismo italiano, plantava as sementes do Cinema Novo com seu pioneiro Rio quarenta graus (1955), seguido de Rio Zona Norte (1958). Com a decadência das chanchadas, surgiu o Cinema Novo, que acompanhei, praticamente, filme por filme, a destacar o impacto que me causou a primeira visão de Deus e o diabo na terra do sol (1964), de Glauber Rocha, assim como Vidas secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos.
5) Você cita que as “chanchadas se constituíram em grandes sucessos populares” e que a maioria dos crítico as abominava. Porque você acha que algo que atinge o popular com tanto sucesso, acaba por causar essa repulsa nos que se propoem à falar sobre cinema? Afinal, isso tem certa continuidade quanto aos tempos atuais: as obras ‘meneghelianas’ e os contínuos ‘Didi e não sei lá quem mais’, atraem o grande público, mas quem realmente se considera um amante de cinema, as repudia. Sei que em volta disso está a qualidade tanto das produções, como o enredo em si, mas além disso, pode ser, de alguma forma, preconceito?
André Setaro - A crítica, principalmente na sua fase áurea,
caracterizava-se pelo elitismo, a eleger os filmes que possuíam temas nobres
como as expressões máximas da arte do filme ou, então, aqueles que influíam na
renovação da linguagem cinematográfica (Eisenstein, Orson Welles, Godard etc) e
os movimentos também de renovação (expressionismo alemão dos anos 10 e 20, a
escola soviética da década de 20, a escola documentarista inglesa, o realismo
poético francês, o neorrealismo italiano, a nouvelle vague francesa etc). Os
filmes mais populares (à exceção de um Chaplin e poucos), ou popularescos,
eram, de imediato, colocados de escanteio. Até mesmo uma boa parte do cinema
made in Hollywood (e de alto nível, Billy Wilder, Vincente Minnelli, Nicholas
Ray, Robert Aldrich, George Cukor…) não era considerada, excetuando-se um John
Ford, um William Wyler, entre poucos. Foi preciso que o revisionismo crítico
praticado pela revista francesa Cahiers du Cinema descobrisse o valor de certos
cineastas americanos, dando-lhes o relevo e o status que mereciam (Howard
Hawks, Alfred Hitchcock, Nicholas Ray…).
Mas se, naquela época, as chanchadas eram ridicularizadas, o
passar do tempo se encarregou de pô-las em seu devido lugar. Sérgio Augusto,
por exemplo, jornalista e notável crítico de cinema, publicou um livro, Este
mundo é um pandeiro, no qual faz uma exegese da importância da chanchada para o
cinema brasileiro. E há teses e dissertações de mestrados e doutorados que
contemplam as chanchadas como seus objetos de investigação e de estudo.
Há, sim, ainda a responder o questionamento anterior,
preconceito em relação ao cinema mais popular. Andrea Ormond, do site Estranho
Encontro, procura, por exemplo, através de uma investigação crítica achar
atributos em muitos dos filmes que foram rotulados pejorativamente de
pornochanchadas. A crítica, e aqui faço uma mea culpa porque também a exerço há
mais de trinta anos, é, na maioria dos casos, arrogante e dona da verdade. Tem
complexo de superioridade e de autoridade. É necessário mais humildade e mais
generosidade. Foi o que aprendi em seu exercício. Muitos filmes dos trapalhões
são toscos e simplistas, porém há alguns mais elaborados, mas a crítica os joga
na vala comum do esquecimento sem, ao menos, ter o cuidado de observar um por
um. Se, por um lado, há este preconceito, como afirmei anteriormente, é o tempo
o crítico supremo que irá julgar a permanência de determinadas obras cinematográficas.
6) Quanto à descoberta de o cinema como uma “expressão de
arte”, e o encantamento por gênios como Kurosawa e Fellini, o que exatamente
acredita que diferencia suas obras das dos demais profissionais? Pois uma vez
ouvi dizer que Kurosawa “sente seus filmes enquanto outros os vêem”, e se me
fosse permitido encaixar alguém mais em tal posição, incluiria Truffaut
(excepcionalmente por Jules et Jim e Baisers volés).
André Setaro – Há, cara Teeh, assim é se me parece, como diria Luigi Pirandello, três espécies de cineastas: o autor, o estilista, e o artesão. O cineasta-autor possui um universo ficcional próprio e um estilo particular, pessoal, uma, por assim dizer, marca registrada. O veículo cinematográfico é um veículo para suas idéias e pensamentos, e, nos filmes de um cineasta-autor, há constantes temáticas e constantes estilísticas, isto é, um tema que perpassa todos os filmes e uma maneira muito própria de manipular a linguagem cinematográfica. Ingmar Bergman, por exemplo, cineasta-autor, utiliza-se do cinema como um conduto para o seu pensamento e a sua visão de mundo. São autores realizadores como Federico Fellini, François Truffaut, Charles Chaplin, Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini, Alain Resnais (para mim, o maior cineasta vivo), Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu, Howard Haws, Hitchcock, Jean Renoir, Jean-Luc Godard, Glauber Rocha, entre muitos e muitos outros. Já o cineasta-estilista não tem um universo ficcional próprio, mas possui um estilo particular de se expressar estilisticamente, a exemplo de Steven Spielberg (o que tem a ver Parque dos dinossauros com A lista de Schinder?), John Frankenheimer, James Cameron, Sidney Lumet etc. O cineasta-artesão não tem nem universo ficcional nem estilo, mas sabe contar uma história com fluência narrativa, embora não se possa, a investigar a filmografia de um cineasta-artesão, verificar, nela, constantes temáticas nem estilísticas, pois não as possui. Em relação à sua pergunta, gosto muito de François Truffaut, principalmenteJules et Jim, que considero o seu melhor filme. Em relação a Beijos roubados/Baisers volés, considero-o simplesmente poético e encantador. De Truffaut gosto praticamente de toda a sua obra (há filmes menores, evidentemente), principalmente os citados e As duas inglêsas e o amor/Les deux anglaises et le continent, Um só pecado/Le peau douce,Os incompreendidos/Les quatre cents coups, A noite americana/La nuit americaine, et caterva. Tenho particular admiração por Jean-Luc Godard (da primeira fase: seu Acossado/A bout de souffle, 1959, é uma obra-prima) e Jacques Demy (Les parapluies de Cherbourg, Peau d’âme, Les demoiselles de Rochefort…).
7) E as semelhanças encontradas no neorrealismo italiano e o
Cinema Novo? E quanto ao Cinema Marginal?
André Setaro - O neorrealismo italiano se caracterizou pelo
despojamento estilístico e pela preocupação em retratar o drama do homem comum
e as contradições da sociedade em que vivia. O brado “descer às ruas” de Cesare
Zavattini, um dos principais teóricos e roteiristas neorrealistas, significava
que os realizadores deviam abandonar os estúdios fechados para que fossem
filmar in loco, isto é, nas ruas, abandonando os artifícios dos estúdios e a
apreender a realidade em sua essência vital. A problemática social é um dos
pontos importantes e a maneira pela qual os realizadores a colocam
cinematograficamente, inclusive com a utilização de atores não-profissionais.
Ao contrário do herói tradicional do cinema americano, o homem apresentado nos
filmes neorrealistas é um não-herói, a diferir, também, do anti-herói da
nouvelle vague, cujo maior exemplo talvez esteja no personagem de Michel
Poiccard interpretado por Jean-Paul Belmondo em Acossado (A bout de souffle,
1959), de Jean-Luc Godard.
O Cinema Novo também tinha os mesmos pressupostos básicos do
neorrealismo: abordagem do drama do homem brasileiro, as contradições de uma
sociedade injusta e desigual, filmagens in loco etc. Como exemplo pode ser
citado Rio 40 graus (1955), de Nelson Pereira dos Santos. Vários dos filmes do
Cinema Novo são exemplos desses pressupostos: Deus e o diabo na terra do sol
(1964), de Glauber Rocha, Os fuzis (1963), de Ruy Guerra. Já o Cinema Marginal
não tem tais pressupostos. É um cinema anárquico, quase autodestrutivo, que
experimenta muito a linguagem cinematográfica, um cinema que proclama o caos e
pergunta pela saída de uma situação aparentemente fechada. Veja O bandido da
luz vermelha (1968), de Rogério Sganzerla, O anjo nasceu (1970), de Júlio
Bressane, Meteorango Kid, o herói integalático (1969), de André Luiz Oliveira
etc.
Texto e imagem reproduzidos do blog: setarosblog.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário